Ⅰ 心理罪之城市之光的票房成績如何呢
對於電影來說,一部優秀的電影可以給人無數的聯想和啟發,但是一部真正優秀的電影在現在這個時代是越來越少了,反而常見的是那些垃圾爛片,但是心理罪之城市之光這個電影確實厲害,鄧超的表演也是很強,所以人們會感到好奇心理罪之城市之光的票房成績如何呢?其實並不好,票房僅僅只有1.8億元人民幣,評分當時也只有6.2分而已,我們來具體分析一下吧。
反派就是這樣出現的,他的目的很簡單,警察不能解決這種人,他就自己解決,給社會一個公正,但是這樣的行為並不對,最後的鄧超用了正義的行為解放了這一切,這些都是很精彩的內容,也值得大家的思考,所以這部電影即便票房不好,但是依舊優秀。
Ⅱ 城市之光的影片評價
影片《城市之光》是卓別林的最後一部無聲影片,但也象徵著卓別林電影藝術的最高成就,目前,影片《城市之光》已經被美國國家電影保護局收藏,預示著該片藝術價值的肯定與成就。
《城市之光》是一部喜劇片,布局合理,構思精巧。影片將流浪漢與盲女定格為主要角色,因為看不到流浪漢,一切美好想像和陰差陽錯的細節讓盲女的世界變得浪漫而奇妙,因為能看到盲女,流浪漢不得不隱瞞自己真實的境遇,影片就是在這種「想像」與「躲藏」之間變得更加溫馨,富有懸念。
影片雖然表現的是社會底層小人物之間的「悲與喜」、「笑與淚」,但卻是一部優秀的喜劇。為了突出強烈的喜劇效果,卓別林從現實細節出發,營造大量笑料,無論是流浪漢在雕塑上滑稽幽默的亮相,還是他狂舞、大吃面條等瘋狂舉止都讓人捧腹,而他與大塊頭那場近乎殘酷的拳擊對決讓觀眾難以忘懷,強烈的喜劇效果與讓花樣百出笑料百出使這部電影的喜劇效果與藝術成就更加突出與崇高。
影片具有強烈的社會性與批判性。影片中流浪漢的執著與富翁反反復復,悲喜無常,表達了當時所處的經濟危機,社會上層階級對勞動者緩和危機,偶爾會放寬政策,卓別林通過流浪漢與富翁的際遇將美國社會的不平等現象巧妙的表達出來。
除強烈的社會性外,影片更加溫馨感人,尤其是結尾感人至深的一幕。雙目復明的賣花女再次邂逅落魄至極的流浪漢,想用一朵花打發流浪漢的賣花女,當她的雙手觸摸到流浪漢的雙手時,熟悉的感覺讓賣花女倍感疑惑。「是你嗎?」女孩問。「是的。」流浪漢羞怯的回答,「你能看到了?」女孩答道:「我能看到了。」簡短的對話之後,在無盡的想像與期待中影片戛然而止,在這部影片里,卓別林向觀眾奉獻了他最完美的表演,無怪乎美國電影史學家路易斯·連約可布斯也表示談論卓別林也就是談論電影。美國電影史上還沒有一個人像卓別林那樣,成為全世界這樣珍愛的人物。 (紫岑 評)

Ⅲ 心理罪之城市之光講述了一個什麼故事
它講述了一個連環謀殺案的故事。有好幾起,被害者被折磨致死,充滿儀式感。所有的線索都與方木有關,方木是一位天才且精通犯罪心理的偵探。方木在和同事米楠一起查案時發現,原來高中同學姜雅似乎隱藏了很多秘密。這時,網路上出現了一位名叫“城市之光”的用戶,發起投票,讓公眾決定任川律師的生死。方木、米楠等民警雖然想盡了辦法,但還是無法阻止這場“暴力”。 “暴力鎮壓”的黑暗審判,讓這座城市陷入了混亂的漩渦。危急關頭,方木這才意識到,江雅的妻子薇薇竟然是揭開江雅秘密的重要證人。在真相即將揭曉的關鍵時刻,發生了驚人的變化。

Ⅳ 如何評價卓別林電影《城市之光》的結局
在此引用知乎網友「薛豐子」在相同提問下的見解:
我認為這是一個仁者見仁的問題,沒有哪一種結尾會更好一點,只能作為一種可能性討論。確實如果沒有相認更加符合現實。但藝術作品本身就不一定要完全遵循現實情況(完整的解釋可以參見有關電影的精神分析學相關內容)。
至於卓別林為什麼選擇這樣的大團圓結局,咱們可以根據相關史料進行推測。
1、票房考慮
卓別林在拍攝《城市之光》的時候已經譽滿全球,而且本人也成為身兼數職的資深電影人,在電影行業摸爬滾打多年,卓別林深知一個大團圓結局可以獲得更好的收益(任何時代都是一樣)。
2、當局壓力
卓別林的電影裡面永遠閃現著人性的光輝,政府和權威在其中永遠充當被嘲弄的對象(如早期作品《移民》,中後期的《摩登時代》《大獨裁者》等),這讓卓別林從一個優秀的電影人晉升為不朽的電影大師,但在當時卓別林卻受到多方壓力。最大的來自於審查相關壓力和中情局的大佬——埃德加·胡佛(監視了卓別林一生,有關淵源可以查閱書籍《卓別林自傳》、《埃德加的詛咒》以及電影《卓別林傳》(1992年上映),這可能也是影響因素(但是縱觀卓別林一生,他還是沒有妥協過的)。
3、有聲片的壓力
當時好萊塢已經有了有聲片,很多默片時代的大師都轉向有聲,或者失業。堅持默片並且活下來的只有卓別林一人(主要是由於雄厚的資金和無與倫比的影響力),卓別林的哥哥(同時也是他的經紀人)極力勸說他拍攝有聲片,但他依然堅持拍攝默片,並認為一旦夏爾洛(劇中小鬍子的名字)開口說話,便宣判了這個人物的死刑,卓別林的預測很准確,《大獨裁者》成為夏爾洛的絕唱,(同時也是他的第一部有聲片),他本人風趣的說,至少在死前他說了些有用的話,從此之後他就不再以夏爾洛作為電影主角了。
回到正題,在拍攝《城市之光》(1931年上映)時,卓別林曾為如何讓盲女認為夏爾洛是有錢人而絞盡腦汁(後來他用關車門這個橋段天才式的解決了這個問題),但是業內都不看好這部有聲片時代的默片。大團圓結局可以讓這部電影更具人氣,不至於慘敗。畢竟大部分人還是喜歡大團圓結局的啊。所以可能也有這樣的考慮。
4、卓別林的結局風格
通過對卓別林所有作品的研究就會發現,他永遠會在電影結局留有希望(但後期卓別林思想發生變動,也有例外,如《凡爾杜先生》)如《尋子遇仙記》結尾的母子相認,《摩登時代》結尾的微笑著走向遠方,《大獨裁者》結尾的震古爍今的演講等等等等。所以《城市之光》的結局符合卓別林一貫的風格。
P.s.不過我認為答主並不是做出評價,而是解析「卓別林為什麼用這個結局」。
於是我貼出另一位網友「宋昀"在該提問中參與的回答:
這是我在我目前所經歷的淺薄的人生歲月里,看到過的最好的開放式結局。
盲女美麗嬌艷,盈盈笑語給流浪者別上名為愛情的花朵,流浪者就此盲目,明明一無所有,卻願意把自己最好的東西給她。
因為盲目,所以她觸碰到流浪漢滑稽骯臟外表下真誠的靈魂。因為盲目,所以他選擇毫無保留的奉獻,不求回報。
正是因為兩個人的盲目,才有了結尾的情節,他們相認了嗎?盲女會像普通的女孩兒一樣給了流浪漢錢離去,還是願意回報流浪漢?
看你願意相信這兩個角色在片中表現出來的那種性格了,他們的性格自然也導致結局走向。這是導演給予觀眾最大的尊重:認真創造每一個角色,使他們具有復雜性與多樣性,同時留給觀眾二次創作的空間。
另外我要多說一句,結局和整部電影都非常貼合影片的名字,城市之光,或許就是指:在這巨大的世界裡微小的我們,因善意散發出來,溫暖冰冷物質的人性之光,這不分階級,不分貧窮或富有,或許它只有一瞬,但它始終存在。
浪漫至極的默片。
Ⅳ 投資3億虧損8000萬,鄧超、孫儷齊上陣也無法挽救,是哪部電影
它就是張藝謀導演的《影》。實際上在《影》上映之前,可以說是被觀眾們極為看好的,由第五代導演張藝謀執導、鄧超、孫儷夫妻齊上陣、流量小花關曉彤、小鮮肉吳磊鄭凱、老戲骨胡軍等,這陣容也是相當的強大。製片方手筆也是不小,斥資3個億,真正算得上是大製作了。尤其是鄧超,作為影壇最高票房明星之一,又聯手『娘娘』孫儷,網友自然認為這部電影的票房一定不會差。

但像素太低無法使用,乾脆,他弄來幾只大缸,自己動手做水拓畫。他在大缸中加入水和顏料,然後將宣紙放進去,讓顏料隨著水的流動自由的在宣紙上著色,第一張顏色太深,就用第二張、第三張,這種渾然天然的紋理圖案,是任何能工巧匠也畫不出來的。
陳敏正拓了近千張的水拓畫拿給張藝謀看,張藝謀看到後興奮極了,忍不住的說,「太神了,你這個很神啊!這個就是一幅畫,這已經不是素材了,你想你放大以後做一張大的,這就是藝術品!沒准那些藝術家要跟你要這些原圖作為靈感!真的,畫都畫不出來!很神,真的很神!」
將這些天然元素進行設計、加工、復核、單獨製版,最後印染到布料上做成一件件不同韻律的服裝。從《影》中可見,水墨丹青的人物和背景非常協調,就像一副跳動的畫。這是一次前無古人的探索與挑戰。
Ⅵ 推薦歐美經典老電影,有要求的噢
http://www.verycd.com/topics/65080/
看得出你很喜歡帶有生活氣息的文藝片,我感覺弗拉哈迪的作品挺符合你的要求的.我想你會喜歡的,希望以後能互相交流觀片感..@-@以後找電影就在電驢上找吧,又多,片源又好,又經典~~
電影中文名:亞蘭島人
電影英文名: Man of Aran
其他中文片名:阿蘭人 / 阿蘭的男子漢
片長:USA:76 min
國家/地區:英國
對白語言:英語
色彩:黑白
混音:Mono
上映日期:1934年4月 英國 (London)
IMDb:0025456
導演:羅伯特 J. 佛拉哈迪 Robert J. Flaherty
編劇:羅伯特 J. 佛拉哈迪 Robert J. Flaherty
劇情梗概:
弗拉哈迪來到愛爾蘭三個島嶼中最大的一個,這里距倫敦只有15小時的車程。由於水源充分,他們決定把這里作為拍攝地點。島上沒有摩托車,沒有電影院,也沒有任何奢侈的東西。但土壤對當地人來說比金子還寶貴。弗拉哈迪從倫敦請來一位專家教居民用魚叉捕鯊魚。亞蘭島人的祖先曾經這樣捕魚,但到弗拉哈迪拍片時早已改用蒸汽輪船了……
紀錄片之父弗拉哈迪
上世紀20年代,拍攝北極或南極甚至非洲土著的探險電影非常流行。但是,弗拉哈迪第一次把游移的鏡頭從風俗獵奇轉為長期跟蹤一個愛斯基摩人的家庭,表現他們的尊嚴與智慧,關注人物的情感和命運,並且尊重他們的文化傳統。弗拉哈迪所開創的這種拍攝模式直到今天仍為紀錄片工作者所尊奉。
拍攝納努克一家
1884年2月16日,羅伯特·弗拉哈迪出生於美國密歇根鐵山腳下,父親是位探險家。弗拉哈迪回憶說:「當我長到十幾歲時,總盼望著同父親一起探險,我們常常一走就幾個月,夏天劃著小船,冬天穿著雪鞋。」1896年,弗拉哈迪跟隨父親來到加拿大的雨湖地區開採金礦,他喜歡這里天然的原始狀態。後來,父母把他送到密歇根的礦產學院,但沒能畢業。據說學校認為弗拉哈迪沒有成為專業礦業者的資格。大學時代也並非沒有收獲,他學會了拉小提琴——這是陪伴他一生的愛好,也遇到了未來的妻子——弗朗西斯·哈賓達。
後來,弗拉哈迪三次去北極探礦,旅程的最後弗拉哈迪確實發現了一些鐵礦,但開采價值微乎其微。他獲得的唯一獎賞是加拿大政府以他的名字命名了一處小島。他想把探礦中拍攝的膠片剪輯成一部探險影片。就在將要完成的時候,從桌子上掉下的煙頭把膠片點燃了,弗拉哈迪也被燒傷。唯一幸運的是,他保住了生命。膠片燒掉了,他決定等到春天再一次去北方。
這時,第一次世界大戰爆發,拍攝計劃直到1920年才在法國皮毛商雷維永兄弟的贊助下實施。這一年,他已經36歲。
哈德遜港的一間小屋是弗拉哈迪的住所,他找到優秀獵手納努克一家作為主要拍攝對象。第一場拍攝的就是獵海象,拍攝前,弗拉哈迪對納努克說:獵捕海象時如果有任何情況干涉了我的拍攝計劃,一定要放棄捕殺;記住:我要的是你捕象的鏡頭而不是它們的肉。
其實,當時愛斯基摩人捕海象已經不用魚叉,而是用步槍。為了拍到更為原始的場景,納努克才用他爸爸的方式獵捕海象。弗拉哈迪在後來的影片中一再重復這種拍攝方式,讓人們用父親或祖父的方式表演生活,商業的侵入、人與人的矛盾都被他擋在攝影機鏡頭之外。電影史家稱弗拉哈迪為浪漫主義者。
把戲劇性引入紀錄片
拍出第一批膠片,弗拉哈迪面臨的最大問題是沖洗,他的敵人是寒冷的天氣。如何過濾混入水裡的狗毛和愛斯基摩人衣服上的鹿毛同樣是個難題。
愛斯基摩人的房子是用冰塊砌成的,叫伊格魯。冰屋通常大約為12英尺寬,弗拉哈迪需要的卻是25英尺。納努克沒造過這么大的冰屋,花了幾天時間實驗,卻一次又一次塌下來,每一次倒塌,同伴們都轟然大笑。
因為冰屋是黑的,納努克用冰做窗戶,還借用太陽的反光照明,這是愛斯基摩人在生活中的創造。納努克教兒子射箭的細節淳樸動人,祖輩傳統在勞動的間歇傳遞,簡單的動作傳達出父子親情。
冰屋在拍攝時被迫削去一半,因為沒有照明,拍攝只能在露天狀態下進行,納努克一家在冰天雪地的刺骨寒風里表演起床。結果要真實,為了真實不惜搬演,這是弗拉哈迪的信條,他把懸念和戲劇性引入了紀錄片。
弗拉哈迪在北極生活了16個月,膠片已經用完,准備動身回家,納努克惘然若失,依依不捨。弗拉哈迪指著身邊河床的石子說:「會有像石子一樣數不清的人看你的電影。」幾年之後,弗拉哈迪為一些雜志撰寫探險游歷的系列文章,並在妻子的協助下,於1924年出版了《北方納努克》一書。弗拉哈迪在他的書中記錄了愛斯基摩人在北極的日常生活習慣和在拍片過程中的種種趣事。影片拍完後,第一批觀眾就是當地的愛斯基摩人。弗拉哈迪在書中這樣描繪:「他們(愛斯基摩人)一直向後看放映機的光源,就像看銀幕一樣,我以為這次放映不會成功。突然一個人大喊:『抓住它,抓住它。』他們以為海象真的會跑掉。當時屋子裡一片混亂。愛斯基摩人在膠片中看到了自己和同伴的影子,他們開始互相耳語,臉上露出神秘的笑容。忽然之間,他們彷彿理解了我所做的一切。」
弗拉哈迪先把片子給派拉蒙公司,看完樣片後經理走過來,和藹地拍著他的肩膀說,非常抱歉,讓觀眾去看這部片子是勉為其難的,「你到北方去歷盡了辛苦,卻落得這般結局,實在令人惋惜。」幾經周折,最終還是法國百代公司同意發行。
1922年6月11日《北方納努克》在紐約首都劇場公映,一炮走紅,觀眾如潮,一位評論家將《北方納努克》比作古希臘悲劇。《北方納努克》是弗拉哈迪三次北極探險的結晶,它不僅開創了用影像記錄社會的人類學紀錄片類型,也為記錄電影提供了一種至今仍在使用的拍攝模式。《北方納努克》是世界記錄電影史光輝的起點。
聽從靈感,再現往昔
派拉蒙公司失去了《北方納努克》,現在想彌補,派人找到弗拉哈迪說:您願意去哪兒就去哪兒,自己提個預算,請再給我們帶回一個《納努克》。弗拉哈迪認為在北方過了許多年,現在應該去相反的方向。1923年,弗拉哈迪帶著妻子女兒和一個紅頭發的愛爾蘭女傭,來到太平洋小島一個只有百戶人家的波利尼西亞村莊。由於傳教士和商人的努力,島上人已經開始穿西裝。弗拉哈迪找到村裡的酋長,要求他們穿上民族服裝。為了製造高潮,特地讓一個男孩紋身——當地人稱為刺青,這種成人儀式幾十年前就已經失傳了。儀式前的舞蹈慶典和化妝活動也都是弗拉哈迪按照當地民族古老的風俗習慣搬演的。
在這部名為《摩阿拿》的片子的拍攝過程中,弗拉哈迪開始嘗試使用搖鏡頭去跟拍一個主體對象,當時還沒有人用過這種拍攝手法。不僅如此,長焦鏡頭和特寫鏡頭在他的影片中也同時被使用。在刺青一場中,當針扎進男孩的身體時,弗拉哈迪用特寫鏡頭記錄下了他臉上的痛苦神態,並把攝影機搖向他身邊的母親,把母子間的親情在一幅畫面中表現得至真至善。
弗拉哈迪拍片有一個特點,就是毫不遺漏地記錄下他感受到的一切,拍《摩阿拿》時,他的素材已經達到14萬英尺。但他並不在乎,只要他的靈感存在,那麼他的機器就不會停止。拍完的素材弗拉哈迪會不時地拿給村民們看。他們在椰子樹上綁起銀幕,放映工作樣片,看完後,島上的居民立即把感想告訴他。特別是那些還記得島上古老儀式和生活習慣的長老們,不僅幫助弗拉哈迪再現往昔,還來檢查他的片子是否有錯誤。
《摩阿拿》並沒有為派拉蒙公司賺到錢,即使採用「南海群妖的愛情生活」這樣誇張的廣告語。格里爾遜在《太陽報》發表評論說,「我不應該說哪些鏡頭是漂亮的,因為所有的都是那麼美」。這里,他第一次使用documentary這個詞稱呼紀錄片,從此紀錄片自立門戶,直至今天。
格里爾遜邀請弗拉哈迪拍攝一部反映英國工業化進程的電影。拍攝前,英國政府的某個上層人士想要看看稿本,可是弗拉哈迪從來沒有寫過劇本,他只好回到旅館像隱士一樣呆了幾天。最後,他給了格里爾遜一打紙,第一頁寫的是:關於手工業者的電影,導演羅伯特·弗拉哈迪。第二頁寫的是:電影劇本——工業化英國的場景。此外什麼都沒有。
弗拉哈迪非常喜歡倫敦。在英國拍片時,傍晚他常常去小酒吧喝上幾杯,並講述他早年在北極遇到的事情。盡管故事有時很荒謬,弗拉哈迪講故事的天賦卻無人能比。
因為《北方納努克》,弗拉哈迪獲得了善於拍攝邊緣人群的名聲。1932年,高蒙公司製片人貝克決定冒險投資1%的公司預算在弗拉哈迪身上,拍攝《亞蘭島人》。弗拉哈迪來到愛爾蘭西海岸三個島嶼中最大的一個,這里距離倫敦只有15個小時的車程。由於水源充分,他們決定把這里作為拍攝地點。島上沒有摩托車,沒有電影院,也沒有任何奢侈的東西。但土壤對於當地人來說比金子還寶貴。
為了拍到亞蘭島人本來的生活面貌,弗拉哈迪從倫敦請來一位專家教居民用魚叉捕鯊魚。亞蘭島人的祖輩曾經這樣捕魚,但弗拉哈迪拍片的時候早已改用蒸汽輪船了。弗拉哈迪想把《亞蘭島人》拍成另外一部《北方納努克》,但沒能如願,也許他沒想到,《北方納努克》是他十年探險與愛斯基摩人交往的結果,而《亞蘭島人》是為了拍攝而結識這些陌生的人們,從這一意義上來說,《北方納努克》是他無法超越的高峰。
這部電影給亞蘭島帶來了絡繹不絕的遊人,島上人把曾參加過弗拉哈迪電影拍攝作為向旅遊者炫耀的資本。
《亞蘭島人》高超的攝影技藝贏得電影理論家保羅·羅沙的贊嘆,但羅沙說,影片中的人物是「表演祖輩生活的蠟人」。
從未放棄他的模式
弗拉哈迪從未放棄自己的拍攝模式,1938年,他和妻子回到美國,想過一段屬於他們自己的寧靜生活,但事與願違。不久,負責美國電影服務社的紀錄片導演帕爾·羅倫茲邀請弗拉哈迪拍攝反映美國農業問題的電影《土地》。弗拉哈迪從小雲游世界,四處探險,他55歲才第一次有機會接觸美國人民的真實生活。
接下來的日子是弗拉哈迪一生中最不快樂的時光。住在黑山掩映下的農場,日子安靜卻了無生趣,宜人的環境似乎更增加了他的挫敗感。弗拉哈迪感慨地說:「威望不會給任何人帶來漢堡包和三明治。」
然而,弗拉哈迪錯了,威望給他帶來了一份奇怪的合同:它規定弗拉哈迪行動自由,擁有影片的版權,甚至出資者要求不在片子上署名,而資助的金額卻非常慷慨。這就是《路易斯安那州的故事》,弗拉哈迪最後一部成功的作品。
影片展示了一個男孩的歡樂與悲傷。一開始就將觀眾置於神奇而美妙的叢林之中:池塘、荷葉、露珠、水鳥。伴隨著悠揚的音樂,少年劃著小船緩緩入畫。可以看出他在這片森林裡如魚得水,他熟悉這里的一木一草。他最親密的朋友是一隻小浣熊,他們常常在一起嬉戲玩耍。然而,鱷魚吃掉了浣熊,他決心為浣熊報仇。正當少年與鱷魚相持不下時,爸爸正焦急地尋找著他。少年與鱷魚的搏鬥驚心動魄,這個場景讓人想起納努克與海象的搏鬥,想起亞蘭島人與鯊魚的搏鬥,突出人與自然的搏鬥是弗拉哈迪一貫的主題。
弗拉哈迪把自己對自然的深情和對少年時代的回憶都融進這個男孩的故事中,也可以說這是一部自傳性的影片。
出資者是新澤西標准石油公司,它想藉助弗拉哈迪的名聲改善公司形象,因為二十年的電影工作經驗已經使弗拉哈迪的名字成為人與自然和諧相處的象徵。他們希望通過這部電影說明石油開采並沒破壞這里的生態,一切依舊那麼和諧。
1948年,威尼斯電影節因為弗拉哈迪的熱情和勇猛授予他大獎。
這位紀錄片電影開創者晚年生活拮據。此時,他對用攝影機「還原」繪畫產生了濃厚興趣,1949年開始拍攝有關畢加索著名壁畫《格爾尼卡》的影片,但是直到1951年去世,這部片子仍沒有完成。它成了弗拉哈迪作品中令人期盼的「遺憾的藝術」。
http://lib.verycd.com/2004/12/04/0000029001.html
《北極圈戀人》中文名稱:北極圈戀人
英文名稱:The Lovers of the Arctic Circle
別名:極地戀人
資源類型:DVDRip
發行時間:1998年
電影導演:Julio Medem
電影演員:
Najwa Nimri
Fele Martinez
Nancho Novo
【影片簡介】
西班牙導演朱力奧麥迪1998年作品,法國、西班牙合拍,朱力奧麥迪被認為是繼紹拉、阿莫多瓦後的新一代西班牙電影導演中的佼佼者。影片的主角奧途和雅娜八歲時相遇,從那時起,命運將他們分分合合,但兩人之間的愛卻一直沒有終止,當他們發現彼此之間的感情時,也發現了他們之間每一次的聚散離合都是一個循環,於是他們決定共同生活在地球上一個太陽永遠不會終結的地方——北極圈。
電影以 Otto和 Ana兩個人的視角交替呈現。Otto和 Ana,他們的名字無論正著念倒著念,意思和發音都是一樣的。
母親自殺後,Otto出現了心理危機,他離開Ana,以飛行員(在西班牙語中,「 Otto」與「飛行員」諧音)的身份從事夜郵工作(一個空中郵差),往返於西班牙和芬蘭之間;四年之後,聽從命中的「圓形」的召喚, Ana也到了芬蘭,住進她母親情人的父親(二戰時期轟炸格爾尼卡的德國飛行員Otto,他被西班牙Otto的祖父搭救,後者用這個德國人的名字為剛剛出世的孫子命名)在北極圈內的一座小木屋。在北極圈內,有午夜的陽光,太陽似乎永遠不會下沉…… Ana等待著奇跡的再一次出現,而 Ot to真的來了,乘降落傘從天而降,但這一次,兩個失散的「圓」會相交乃至重合嗎———人生總有一個地方欠缺,命運在轉角處伺伏,誰也無法預料下一刻———所以, Ana想奔跑著回到過去,回到幾小時,幾分鍾,甚至幾秒鍾之前,最親愛的人還未消失的時候;所以,梅德姆將影片獻給了他的父親。
Ⅶ 城市之光是什麼電影
《城市之光》(CityLights)是喜劇大師查理·卓別林導演並主演的一部無聲影片,1931年3月7日上映,這也是他第74部作品。電影講述了一個流浪漢與賣花女的愛情故事。影片誕生之時正是美國最嚴重的經濟危機時期,卓別林也將此社會現實融入到影片的創作中。《城市之光》在世界范圍內取得了成功,深受世界各地觀眾的喜愛。本片也成為美國國家電影保護局指定典藏珍品。
Ⅷ 《城市之光》跟卓別林其他作品有什麼不同嗎
《城市之光》是電影大師卓別林的最後一部默片電影,它和卓別林其他作品最大的不同就是《城市之光》給了觀眾們一個大團圓結局。卓別林的其他默片作品多以開放式的結尾為主,而這部《城市之光》卻顛覆了這一規則,以大團圓的結局收獲成功。

總得來說《城市之光》可以算得上卓別林在巔峰時期的代表作之一,和現在的流量式電影不同,這部無聲黑白電影通過卓別林大師的精湛演技和緊湊的劇情成為那個時代不朽的作品,雖然是大團圓結局,但是其中蘊含社會的風氣依舊值得人們深思。
Ⅸ 如何評價電影《城市之光》
城市之光這部電影非常棒,因為在任何的時候,裡面的主人公都不會放棄任何的希望去救助其他人。